viernes, 29 de mayo de 2020

           

                       EL MOMENTO DECISIVO

El vídeo me ha parecido muy curioso e interesante, porque te cuenta desde cómo da inicio  Henri Cartier- Bresson en la fotografía, dibujando y pintando, hasta basarse en la geometría para saber captar una foto perfecta, y sentir que la fotografía tenga evocación para el que la ve.
Nunca pudo identificarse a los demás como un fotógrafo surrealista, ya que le decían que con eso no iba a llegar lejos, por lo que tenía que hacerse pasar como un fotoperiodista.
Él menciona que las fotografías que más le importan son aquellas en las que se cuenta una pequeña historia y puedes ver una y otra vez.
 "Depende de cómo la gente vivió su vida, todo está escrito en sus caras", son palabras que dice Henri Cartier- Bresson y las cuáles se me hacen muy curiosas e interesantes, ya que mucha gente no podía determinar eso.
"Nunca pienso, actúo rápido", Henri se basaba en eso para captar fotos, cuando veía el momento lo captaba sin que la gente se enterase que estaba siendo fotografiado.


-El reportaje



- El sujeto
Para Henri el sujeto es el que le da sentido a la imagen.

No es una cuestión de azar, el sujeto no aparece en la escena porque si, sino que Henri  espera pacientemente su aparición en la composición previa para que el el momento adecuado él pueda fotografiar la imagen que tenía en su cabeza.


- La composición 

- El color 
Representaba sus imágenes en blanco y negro. Él trataba de contar historias tras una imagen y de este modo hacernos sentir lo que él sentía al ver lo que fotografiaba. 

- La técnica 


viernes, 15 de mayo de 2020

jueves, 30 de abril de 2020

                          FOTOS DE DISTINTOS TEMAS 

                                                          SOMBRAS











ZAPATO





NUBES






MÚSICA






MANOS Y AGUA 







 COMIDA

 


RECUERDO



















viernes, 3 de abril de 2020

             
                         
                           REGLA DE LOS TERCIOS

Estas son las fotos que he realizado en mi casa usando la regla de los tercios. 






domingo, 29 de marzo de 2020


Corrientes clásicas



 -  Edward Weston
Fue uno de los mayores exponentes de la fotografía directa.
Nació el 24 de marzo de 1886 en Highland Park, IL. Su padre le regaló su primera cámara a sus 16 años y desde ese momento despertó un gran interés de por vida.
Destacó por sus fotografías en blanco y negro y formó parte en sus inicios de la corriente artística pictorialista.
Una de sus características principales era el uso de una cámara fotográfica de placas, de un formato de 18 x 24 cm, la cuál utilizaba para realizar fotos en primer plano sobre temas naturales, con el fin de lograr fotografías abstractas con cosas simples, dando un resultado poco común, pero igual de ingenioso.
Con tan solo caracoles, pimientos y desnudos logró ser uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX. 

Se trasladó a California en 1906 y vivió allí muchos años, y se estableció en un estudio de retratos en Glandale.
En 1914 confundó "Los Ángeles Camara Pictorialist" .
Después, en la década de los años veinte, se fue alejando de lo pictorialista y adoptó un estilo más abstracto.
Durante esta etapa emigra con su amante a México dónde pondrá otro estudio.
En 1927 regresa a California e instaló un nuevo estudio en Carmel con la ayuda de su hijo Brett y trabajó fotos de paisajes. Cambió su técnica a una con más profundidad de campo y muchos enfoques y todo en los primerísimos planos que realizaba, obteniendo un perspectiva nada común.
En 1932, Weston ayudó a fundar el Grupo F /46 junto a Ansel Adams y Willard Van Dyke.  Se caracterizaba por la creación de mundos de fantasías y un retoque muy cargado, pero así mismo fotos con un enfoque muy marcado. Muchos los conocían porque buscaban la perfección en la técnica transmitir la realidad, la verdad a su alrededor.
Weston se ve afectado por Parkinton, realizó sus últimas fotos en 1948 en la reserva de Point Lobos. Diez años más tarde falleció.

Obras de él:

Weston lo que quería era convertir  lo habitual en inusual. 




Una nueva amante de Weston, se convirtió nuevamente en su inspiración. Sonya Noskowiak le sugirió fotografiar a unos pimientos, para él era una idea brillante, un alivio perfecto para el pimiento y la adición de luz reflectora a contornos importantes. En agosto de 1930 realizó una serie de fotografías de pimientos y de este modo pudo experimentar con la luz y la textura.





Corrientes modernas 

-Alexander rodchenko




Alexander Rodchenko.  (1891- 1956)
Escultor, pintor, diseñador gráfico y fotógrafo ruso que desarrolló su trabajo artístico en la primera mitad del siglo XX, siendo uno de los artistas más polifacéticos de la Rusia bolchevique y uno de los fundadores del constructivismo ruso.
Estudió en la Escuela de Arte de Kazán y cursó en el Instituto Stróganov de Moscú. Ahí empezó a realizar sus primeros trabajos abstractos influidos por el el suprematismo de Kasimir Malevich, en 1905. Al año siguiente participó en una exhibición organizada por Vladimir Tatlin, quién ejerció una gran influencia en su desarrollo como artista.

         Su trayectoria artística:
1917- Es nombrado coordinador del sindicatos de artistas pintores.
Entre 1918 a 1921 crea premisas, destaca la superficie plana, la línea y la macha. Su objetivo era mostrar la ordenada sociedad rusa.
1920- fue nombrado director de la Oficina del Museo
1921- Se hizo miembro del grupo Productivista. Renunció a la pintura para centrarse en el diseño de carteles, libros y afiches para cine.
1922- trabajó junto a una gran influencia cineasta, Dziga Vèrtov
1923 y 1928- en este tiempo colaboró con Vladimir Mayakovski. Trabajó en el diseño de LEF y Novy LEF. Sus mejores fotografías aparecieron dentro de la publicación y también fueron portadas.
 Dedujo que la fotografía era la actividad del ojo humano, puesto que la cámara le permitía tomar fotos desde cualquier posición
1928-  se unió al Círculo Octubre de artistas, fue expulsado tres meses después.
1930 - regresó a la pintura abandonando la fotografía en 1942.

1940- produjo trabajos expresionistas abstractos y organizaba exposiciones para el gobierno.



Obras de él:




Los cambios sociales en la Unión Soviética, por lo menos al principio, buscaron una mayor igualdad entre los géneros. En ese sentido, Chmyreva explica que ya durante la Revolución de Octubre de 1917, las mujeres se subían a los caballos, escopeta en mano, para combatir junto a los hombres.







 "Otro ejemplo es la foto de Stepánova fumando un cigarrillo, no lo hace de manera provocadora como se hacía entonces en París, sino como si fuera un acto social normal, alejado de la cuestión estética-provocativa y que deja en evidencia que después de la guerra civil había equidad entre los géneros"






Las capturas de la ciudad y su vida cotidiana tiene esa marca tan características de Ródchenko que, en la actualidad se reproducen en cientos de miles de fotografías, como las tomas en picada y en contrapicada y las diagonales, pero que en su momento fueron un cambio de paradigma. Además se pueden ver desde el edificio que habitaba, a capturas sacadas con autos en movimiento







jueves, 5 de marzo de 2020

                  
                     Familia Ripoll 

En 1910 Estanislao Ripoll Pérez pasa por primera vez en Yecla junto a su cámara fotográfica. Desde entonces se la ha pasado fotografiando los mejores momentos de este pueblo.


Estanislao aprendió este nuevo oficio cuando se encontraba de servicio militar en Melilla.
Yecla cuenta con un enorme archivo histórico de imágenes en el que su hijo, Estanislao Ripoll Díaz, también colaboró desde 1936, y dio continuidad en solitario a partir de 1962.

muchas de sus obras han sido expuestas en la Casa de Cultura, en Yecla. 
Algunas de las instantáneas más representativas de ese archivo se muestran desde ayer, 1 de junio, en la exposición que la concejalía de Cultura ha organizado en la Casa Municipal de Cultura de Yecla.

De este modo, como explica Benedito, las imágenes, algunas de ellas en forma de antiguas y frágiles placas de cristal, pasarán a convertirse en patrimonio material de los yeclanos, lo que permitirá la correcta conservación de una documentación única y fundamental para conocer la historia de la ciudad.

El primer estudio en el que Tani comenzó a fotografiar a los yeclanos fue en el patio de su propia casa, hacia 1910. Desde aquellos inicios también se interesó por recoger imágenes de asuntos de carácter social y paisajístico de la ciudad, incluida una serie fotográfica creada expresamente para su impresión en forma de tarjetas postales, cosa que llevó a cabo el editor Heraclio Fournier, el mismo de los famosos naipes que llevan su nombre.

Su hijo, nacido en 1919, aprendió pronto el oficio en el estudio de su padre. A partir de 1936 compaginó los retratos de interior con la fotografía del campo y la ciudad. El archivo Tani continuaba creciendo y Yecla veía aumentar su mayor patrimonio gráfico de la historia del siglo.
                             


      **  Esta es una foto que he conseguido personalmente de la familia Ripoll. pero no te puedo comentar nada acerca de ella.**





      FAMILIA IBÁÑEZ 


La familia Ibáñez: La saga de estas cinco generaciones de fotógrafos comenzó con José Antonio Ibáñez Martínez, nacido en Yecla en 1819. Se casó con Francisca Abad Crespo en Jumilla y allí nacieron sus 5 hijos. La familia se trasladó a la ciudad de Hellín (Albactete) donde allí José Antonio fue instruido por el Conde de Lipa en fotografía y comenzó su carrera profesional. Gracias a sus oficios de carpintero y ebanista se fabricó sus cámaras de cajón de madera. El hijo mayor Juan Ibáñez Abad se hizo cargo del estudio familiar fotográfico, se casó con Margarita Navarro García procedente de Yecla, se trasladó a Yecla en 1875 y allí nacieron sus cinco hijos. En Yecla montó en la C/ Niño 52 su propio estudio fotográfico donde tras sesenta años dedicados a la fotografía muere en 1932. Sus hijos Pascual Ibáñez y Luis Ibáñez, el primero puso su estudio de fotografía en la C/ Corredera (Yecla) y siguió con la tradición fotográfica hasta que en Yecla llegaron a haber 3 estudios de fotografía sólo de la familia Ibáñez. Se dedicaron a hacer retratos fotográficos, al óleo y al carbón.



Ejemplo de una fotografïa de la familia Ibañez







FOTOGRAFÍA  A COMENTAR





Esta foto es del año 1964 lo he conseguido gracias a la madre del novio de mi madre (es la segunda empezando por la izquierda). Ella tenía 16 en esta foto y se la puede ver a ella junto a sus amigas. Hoy en día poco sabe de las dos mujeres que están a ambos lados de ella, pero con la primera mujer está empezando por la derecha se sigue llevando hasta el día de hoy y juntas colaboran en Cáritas, en Yecla  




               

martes, 25 de febrero de 2020



                                     Joan Fontcuberta 
Bibliografía:



Resultado de imagen de joan fontcuberta




  Joan Fontcuberta   (Barcelona, 1955) ha desarrollado una actividad plural en el mundo de la fotografía como creador, docente, crítico, comisario de exposiciones e historiador.
Profesor visitante en universidades de España, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, colabora con regularidad en publicaciones especializadas.
Autor de una docena de libros de historia y ensayos sobre la fotografía como El beso de Judas. Fotografía y Verdad (1997), Ciencia y Fricción (1998), La cámara de Pandora (2010) y La furia de las imágenes (2016). Se han publicado una treintena de monografías sobre su trabajo de creación.
Desde el año 1974, cuando realizó su primera exposición individual en Barcelona, su obra se ha expuesto en museos de todo el mundo (como el MoMA de Nueva York, Art Institute de Chicago, IVAM de Valencia, FOAM de Amsterdam, MEP de París, Science Museum de Londres y ha sido adquirida por numerosas colecciones públicas (como el MET de Nueva York, MACBA de Barcelona, Folkwang Museum de Essen, Centre Pompidou de Paris).
Entre otras distinciones, en 2013 fue galardonado con el Premio Internacional Hasselblad.


Alguna de sus obras son:


En sus fotografías iniciales de 1972 Fontcuberta cuestionaba ya las relaciones entre realidad y ficción con imágenes artificiales de caracoles gigantes y de animales y plantas de dimensiones no naturales. Como fotografiar la realidad era algo ya agotado, se trataba de construir nuevas realidades. Fontcuberta mezcla entonces la estética de las imágenes de sus series con un tratamiento literario-periodístico de la historia que quiere contar a través de ellas. Con esta técnica pretende que el espectador cuestione lo que se da por cierto, sobre todo en los medios de comunicación, y crear nuevos modelos de interpretación de la realidad.




     En “Herbarium” (1984), la serie con la que comienza esta exposición, muestra supuestas plantas que quieren parecer naturales cuando en realidad están hechas con residuos industriales. En esta misma línea, en “Fauna secreta” (1987), realizada en colaboración con Pere Formiguera y el taxidermista Xavier Bardo, reunió una colección de animales a medio camino entre los monstruos de los cuentos infantiles y los de las casetas de feria, supuestamente descubiertos por dos científicos naturalistas neodarwinistas, los alemanes Peter Ameisenhaufen y Hans von Kubert (esta serie se expone en el Museo de Ciencias Naturales)





Comentario Vídeo


Me gusta cómo empieza el video, ya que empieza dando un breve comentario de cómo la fotografía ha pasado de ser "foto química" a ser "fotografías digitales" y toda la revolución que esto causa.
Una cosa que me llama mucho la atención es cuando dice que hoy en día se manipulan mucho la fotografías, principalmente para la prensa y con esto crear diferentes conflictos ya que de algún modo u otro. Manipulando las fotos cambian los hechos.
Me ha gustado mucho cuando explica que Penélope Oblicuo, desde una puesta de sol y diferentes siluetas de personas puede crear muchísimas fotografías distintas. Ella se basa en ensamblar, buscar y mostrar una fotografía distinta partiendo desde el mismo escenario, la puesta de sol.
Y mi último comentario acerca de este vídeo es mencionar algo muy creativo e innovador desde mi punto de visto, las fotografías de Jans Jakenboll ( no sé cómo se escribe)  ya que busca la acumulación de imágenes como creación de una super infraestructura. Sus fotografías se basan en tofografiar números que encuentre en la calle, ya sea en camisetas, suelo, buzones...











         Chema Madoz 


Biografía:

Resultado de imagen de chema madoz


Nació en Madrid, en 1958. Fue discípulo de Javier Valhonrat en los talleres de fotografía del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Estudia Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Un día, con la excusa de un viaje próximo que tenía planeado, se compró una Olympus y empezó a estudiar fotografía paralelamente en el Centro de Enseñanza La Imagen, más tarde esta cámara será sustituida por una Hasselbland . En 1983 realiza su primera muestra individual en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. Desde 1990 comienza a desarrollar el concepto de objetos, tema que será una constante en su fotografía hasta la fecha. La obra de Madoz se acerca a la variante de las esculturas perecederas; caracterizadas por una sencillez total, siempre en blanco y negro con una cuidadosa iluminación y primorosa simplicidad en la fabricación de los objetos que fotografía.
Premios
Premio Kodak España (1991)
Premio Nacional de Fotografía (2000)
Premio Higasikawa Overseas Photographer del Higasikawa PhotoFestival (Japón) (2000)
Premio PhotoEspaña (2000)
Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (2019)



Algunos ejemplos de sus obras son:



Resultado de imagen de chema madoz                               


Resultado de imagen de chema madoz





Resultado de imagen de chema madoz

                                         ESTILO DE CHEMA MADOZ EN SUS FOTOS


* Se tratan de fotos en formato cuadrado y en blanco y negro 

* Él mismo crea sus propias fotografías, por lo que se ha convertido en un gran diseñador de ideas.
* Este fotógrafo se caracteriza por ser distinto, original y creador de fotografías inteligentes.
* Al ver su trabajo indudablemente nos atrapará,  en donde nos tocará analizar sus imágenes con el fin de comprender los elementos que vemos en ellas.
* Las cualidades que lo caracteriza es su estilo muy surrealista, minimalista y conceptual.




Comentario sobre el vídeo

Me impresiona mucho la manera en la que Chema Madoz descubre y toma conciencia las posibilidades que pueden tomar los objetos. Fue cuando él tenía cerca de 4 años, fue a una casa tomar clases y no había sitio donde ponerse, por lo que la profesora abre el horno y lo sitúa con una pequeña banqueta, todo esto simulando ser un lugar de apoyo, la mesa en este caso.
Me gusta mucho la manera que diferentes personas hablan de él diciendo que es una persona con un talento único e inigualable. Mencionan que Chema descubre lo extraordinario de lo cotidiano.
Algo que me llama mucho la atención es hasta dónde llega Chema a ser un referente para las personas, en este vídeo mencionan que es un gran referente en Lima. Y también lo que me llama mucho la atención es que no usa para nasa Photoshop únicamente las pone en blanco y negro.



Mi foto inspirado en él: